Showing posts with label Experimental Rock. Show all posts
Showing posts with label Experimental Rock. Show all posts

Monday, March 11, 2013

David Bowie - The Next Day (2013)

El 2013 ha sido un año de artistas influyentes y "leyendas" volviendo a la palestra. Si bien cada año tiene sus artistas clásicos haciendo un regreso; en ocasiones se trata de dinosaurios haciendo música nostálgica sobre su propia influencia rancia. Pocos son los que se salvan de la edad influyendo en sus inspiraciones, pocos todos los que siguen sonando actuales, los artistas que en 2013 están regresando son los que mantienen en alto la estatua de la influencia. My Bloody Valentine y su relación con Patti Smith quien también sacó un álbum el año pasado podría ser un ejemplo y David Bowie con el resto del espectro musical: Laurie Anderson, Lou Reed, Placebo, Marilyn Manson, The Cure, Nirvana, Smashing Pumpkins, Culture Club, y muchos más grandemente influenciados por el británico. David Bowie es quizá el artista más influyente que vive, pues una cosa es tener artistas con fama icónicos como Michael Jackson pero cuya influencia fue más llevada por ellos mismos y su música es irrepetible; el caso de Bowie es el opuesto, todo suena a él y su música está en todos lados.

"The Next Day" es el primer álbum de Bowie que recoge todas esas influencias. Si bien Bowie perdió su camino en los ochentas y noventas tratando de encontrar una voz que lo mantuviera en la vanguardia, y si además se convirtió en un artista que seguía tendencias en vez de imponerlas, todo fue de manera no comprometida. Hoy Bowie tiene 66 años, ya no puede ser tan provocativo, ya no causa fantasías sexuales jugando en la frontera de lo masculino y lo femenino, ahora necesita una forma diferente de provocar.

El juego de la provocación de "The Next Day" comienza con una foto portada que hace referencia a "Heroes", uno de sus mayores éxitos, escondido detrás de un cuadro blanco, no hay cara, no hay máscara, pero tampoco hay inteligibilidad de un Bowie verdadero. "The Next Day" intenta partir de las referencias clásicas de Bowie y a la vez separarse de ellas. La primera canción que escuché de Bowie fue "Rock 'N' Roll Suicide" de 1972, recuerdo que lo que más me impactó de la canción fue el grito preocupado de Bowie diciéndole a todo aquel que se sentía alienado "Oh! No Love! You're not alone!", un grito de vida, de esperanza, por canciones como esa Bowie se había convertido en la voz de otro chico "queer" y ya el mundo no estaba en los 70's. El hecho de que canciones de los sesentas y setentas de Bowie siguieran siendo relevantes en los noventas no era algo impresionante, no se trataba de que una canción fuese un clásico, iba más allá de escuchar The Beatles o Pink Floyd y que fuese música buena, más allá de la música, lo que trascendía de Bowie era el mensaje, rescatar en la juventud alienada de todos los tiempos que está bien ser un poco raro, que las diferencias te hacen particular y que en medio de la soledad a la que te lanzan tus rarezas "You're not alone!".

Así Bowie se convirtió en la voz de todas las generaciones con esfuerzos que hizo en los setentas. ¿30 años después qué ha pasado? Más allá de las reinvenciones Bowie envejeció con gracia, dejó sus experimentos sonoros en los que se aventuró desde los ochentas y volvió a hacer un álbum de Rock con su productor clásico, Tony Visconti.

La primera canción que se escuchó del álbum fue una balada, "Where Are We Now?"; la canción comienza con un Bowie reafirmando su presencia con mucha sencillez, haciendo referencia calmada quizá a su estatus de leyenda pero aceptando sin aceptarse como un dinosaurio del rock, "Just walking the dead", aquí se siente un cambio lírico a pesar de que Bowie continúa ahí, sigue siendo un Bowie que acompaña al mundo, pero se siente un poco más sombrío que hace 30 años, quizá retomando la oscuridad de "Heathen", haciendo referencia a su no eternidad "As long as there's me / As long as there's you", ¿se tratará de un Bowie aceptando el fin de su propia influencia? Si es así, igual es brillante por reconocer su ocaso con gracia.

La primera canción del álbum también hace esta referencia al ocaso, la diferencia con "Where Are We Know?" es que  "The Next Day" comienza con un Bowie afirmándose, "Here I am, not quite dead". La canción es enérgica, firme, alegre, pero con referencias oscuras que se esconden detrás de la música estimulante: "They can't get enough of that doomsday song", no dejo de darle un todo crítico al culto a la depresión presente en la música actualmente y Bowie en parte entendiendo, más allá de moralizar, reafirmando su presencia en esa escena.

El segundo single del álbum "The Stars (Are Out Tonight)" también tiene esa referencia a la vida moderna, además no hace más que volver a las antiguas inspiraciones cósmicas de su música. Escuchando la canción por primera vez pensé que sonaba a Dire Straits, pero también recuerdo escuchar Dire Straits y pensar que sonaba a Bowie; en esta canción Bowie vuelve a ser original, vuelve a ser fiel a él mismo, vuelve a su idea de marcar tendencias más allá de seguirlas. Esto se siente en más canciones del álbum, "Dancing Out In Space" mezcla baterías de los ochentas con guitarras de los noventas y coros de los setenta, suena a todas sus épocas, "let us sail back home tonight" canta, no es más que un Bowie volviendo a sus propias influencias.

Lo curioso de las influencias en este álbum es que da una sensación de Inception, así como la famosa película trataba de un sueño dentro de otro y dentro de otro, "The Next Day" es su propia influencia dentro de su influencia y dentro de su influencia. "I'd Rather Be High" tiene una guitarra con uno de los hooks más pegajosos que por sólo escucharlo suena a algo clásico, una vez más haciendo referencia a la muerte "I'd rather be dead or out of my head", un Bowie escapista pero completamente confiado de que no lo hace con madurez sino con la intención profundamente seductora que ha conservado a lo largo de su carrera. Presencia-Ausencia, dos sensaciones que causan la angustia del juego con el deseo.

El ritual del cortejo vuelve también con "Boss Of Me", referencias a bajos funk e instrumentos de viento, estos momentos no sólo marcan sus mejores canciones en la historia, recuerdan la genialidad de Bowie en hacer melodías envolventes pero claramente inteligibles, la separación de toda la tendencia posterior del rock que se centraba más en ser envolvente por ambientación musical y no por contenido. "Dirty Boys" también repite esta ilusión dentro de la instrumentación, guitarras, saxofón. "Dirty Boys" tiene un aire cabaret o un aire bar al estilo Tom Waits, sin dejar de sonar británico y haciendo cambios en el coro que lo hacen sonar al estilo que seguía en el álbum de "Heroes", el momento memorable es el solo de saxofón en la canción al final, pudo haber durado 10 minutos más sin dejar de ser interesante.

Sin necesidad de hacer un largo paseo canción por canción éste álbum es uno de los que cualquiera que quiera saber de Bowie debe tener. Ahora bien, Bowie tratando de dejarse influenciar por él mismo hace que el álbum suene al viejo Bowie con una vitalidad renovada, este es un logro en sí mismo, claro, no logra ningún momento memorable que sea tan aventurero o tan genial como los antiguos, igual sigue siendo su primer disco en 10 años y volvió a lograr éxito de ventas, llegando a número 1 en iTunes y todas las listas importantes desde 1993, otra azaña para un artista que se creía retirado, regresando con vitalidad y demostrando su bien ganado puesto en la historia de la música.

Hoy en día Bowie demuestra que su influencia es sobrehumana, es como si los extraterrestres lo hubiesen mandado para amoldar la música por un buen camino; en Bowie la aceptación, la rareza, la tolerancia, el salto entre géneros, las reinvenciones, todo ha sido posible. Sin Bowie en la historia nada de lo que hoy es libre artísticamente hubiese podido ser.

 


 



Tracklist:

1. The Next Day
2. Dirty Boys
3. The Stars (Are Out Tonight)
4. Love Is Lost
5. Where Are We Now?
6. Valentine's Day
7. If You Can See Me
8. I'd Rather Be High
9. Boss of Me
10. Dancing Out In Space
11. How Does the Grass Grow?
12. (You Will) Set the World On Fire
13. You Feel So Lonely You Could Die
14. Heat

Rate: 8,5/10

Friday, February 18, 2011

Radiohead - The King Of Limbs (2011)

Not so long ago Radiohead announced their eighth record coming out and in a week everything has been a total anxiousness, with this they demonstrate that they are Radiohead, they can conquer all and they’ve don it all, from big company campaign to free download to twitter frenzy, Radiohead just keep doing it over and over again standing like the true artists that know first handed the time they’re living and the people that consume their art. And what can people expect from a band that knows their time in terms of their music? That’s the question that has tricky answers, because if one thing Radiohead doesn’t do is please the public with predictable material, so the correct answer one could say is that always expect the unexpectable.

Radiohead always move forward, and these 8 tracks are no exception of the extent of creativity they can have without being pretentious or over experimental, in fact, they always seem familiar never mind how far they take their experimentation. This time around they’ve produced another solid gold record, with mind-blowing proportions and if you don’t pay attention you won’t even notice. What’s interesting about this new sonic adventure is the amount of difference, contrast and cohesive sound they accomplish track by track. The opener “Bloom” display sounds of ethereal bells in the back with a very front protagonist tropical drum frenzy and synth to find in the middle jazzy trumpets and a lot of echoes creating a sort of ambient feeling, then jumps to “Morning Mr. Magpie” that leaves the third world drums behind and opens with amazing work of Philip Selway’s capacity of creating guitar sounding beats effects as a drum, and post-rock sounds that reminded me of the works Battles were doing in 2007 and a master intervention of bass and ethereal sounds that give a sense of mystery that only can be calmed out with Thom Yorke’s falsetto, calming any sense of paranoia that the music could have if it was any other band’s attempt to nail this feeling.

The third track “Little by Little” changes the mood with a sort of hypnotic western guitar, very trip hop and as psychedelic as you’ve never heard Radiohead before, just to be continued with the trip hop beat by “Feral”, an amazing electronic song with space elements in the voice and a really dry drumming, with no echo added to it but church like elements in the back and combination of solid sounds with space and a sort of liquidity that match tribal electronic voices with unintelligible languages. Then comes the single that has this sort of up-tempo tango beat with flamenco claps but echo that abruptly interrupts the dry sounds.

And for those that still remember the sounds of The Bends and Amnesiac with nostalgia; they come back giving new life to those old sounds, reinventing “No Surprises” or “Fake Plastic Trees” with songs like “Codex”, a space ballad with piano, violins, cellos, and an echo from a deep throat on the back, that comes to wave hello from a near by friendly dark land that adds mystery in a romantic kind of way. “Give up the Ghost” samples natural sounds, acoustic guitar and simple space folk that put layer over layer of sounds and create a brilliant structure of new old songs we love like “Nude” saying goodbye with “Separator” the typical standard Radiohead song (and that’s not a bad thing to be”.

This LP reaches almost all the moments of absolute brilliance and again, reminds me of a revisit of the early sounds without being nostalgic, if you think that Amnesiac or The Bends, if you dig the space sounds in OK Computer, and if you think that In Rainbows was brilliant because it represented a sort of synthesis of what all of Radiohead discography stands for, then you should come check this out and see what Radiohead sounds like walking forward.

For sure you can see how Radiohead is adding up to contribute to the new sound and about to be born genre of post dub-step artists like Burial or James Blake, not only nailing the experimentation level you need to start considering the birth of a new sound but also making it really accessible, like if it always existed, they master so well the fine art of experimenting in this record that you wont look back.

This LP is almost perfect now, I can't imagine how can it be if it grows on me even more!



Tracklist:

1. Bloom
2. Morning Mr. Magpie
3. Little By Little
4. Feral
5. Lotus Flower
6. Codex
7. Give Up The Ghost
8. Separator

Rate: 9.6/10

Google That Shit!

Saturday, February 5, 2011

Sonic Youth - Simon Werner a Disparu OST (2011)

The guys from Sonic Youth need no introduction, they are a band well know in the indie and mainstream scene doing what they do best...experimenting, they switch from one genre to the other always leaving a mark of their signature style everywhere, they are so unique that even when the members do individual stuff, the mystique and power of the band rises above and creates a personality of its own.

Sonic Youth might be known for a lot of guitar jaming and reverbed introductions to songs that build around the presence of Thrustone Moore, but for the Simon Werner a Disparu the instrumentation it’s all we got, and let me tell you its fantastic! The music has mystery and life, lonesome, despair, angst. Everything with the Sonic Youth trademark, very psychedelic and experimental, reaching high levels of noise and then echoic mysteries, but also use very dry drums and fun classic rock vibes, like in the track Dans les bois \ M. Rabier, the music in here has it all except voice, but remember after all it is a soundtrack, and a very good one. When people listen to scores like Tron with mega bands like Daft Punk you cant help but wonder what would people think of the work made by the duet in the score when compared to their previews work, and the thing is that one listens to Tron's score and there are very few moments you feel Daft Punk's presence, but in Simon Werner a Disparu this is not the case, there is a very traditional Sonic Youth sound made for the purpose of looking good in the screen and in for the image.

I say job well done, and they stayed true with who they always have been taking the opportunity to d0 something different with their signature style, not compromising their vision with the vision of the director.


Tracklist:

1. Thème de Jérémie
2. Alice et Simon
3. Les Anges au piano
4. Chez Yves (Alice et Clara)
5. Jean-Baptiste à la fenêtre
6. Thème de Laetitia
7. Escapades
8. La Cabane au Zodiac
9. Dans les bois \ M. Rabier
10. Jean-Baptiste et Laetitia
11. Thème de Simon
12. Au Café
13. Thème d'Alice

Rate: 7.6/10

Google That Shit!

Sunday, December 12, 2010

Charlotte Gainsbourg - IRM (2010)

There was a time not so long ago that when I heard the name Charlotte Gainsbourg I thought in close tits, close up to a vagina being penetrated in slow motion, children suicide, sin, sex, extirpation of the clitoris, Willem Dafoe and Opera; then I'd sit down and think again and remember all the good times remembering Bob Dylan and a tiny French voice singing just like a woman, and late Heath Ledger, those better moments, of then I'd think a little bit more and didn't remember her at all but started listening to 69 Année Érotique of Je T'aime Moi Non Plus of her parents, French Icons Serge Gainsbourg and Jane Birkin (Yeyé's sensations); there for, the only reference I had of her was that she has a great parents (specially her dad) and that she does very different indie and big movies with big names and big directors, and that she was in fact (or is in fact) a truly TRULY great actor.

I did knew that she had albums and songs with her dad, a song with Air and she sang in I'm Not Here movie soundtrack a Bob Dylan cover of "Just Like A Woman" that is one of my favourite covers on the soundtrack. What I never expected was that she was a double threat, excellent indie actor and excellent indie musician with a lot of albums both in French and English; also I'm into old French music but never really played attention to the general rock scene so it was hard for me to discover her as more than the movie actress.

But lets talk about IRM, first, it was made in association with Beck!, and it is also a very personal and family affair for her, IRM stands for the initials of Magnetic Resonance Image, something that she can relate to because she had a sky accident some years ago, so she had to take a lot of tests and she always had in her brain the sound of the resonance machine I which she inspired songs of the LP, also is a family affair, having husband, son and daughter play on the album and sing along in various songs; specially the drums in Trick Pony that are the most amazing drums on the album made by his son and guitar by her daughter so don't be surprised of future related Gainsbourg talents. This album has a lot of experimentation and sounds, and is well mixed with the collaboration of Beck, who puts in the table the same folk rock feeling he puts on his own albums mixed with the French feeling that sounds very Yeyé.

I can’t recommend this enough and can't really find words to describe just have a listen and enjoy!





Tracklist:

1. Master's Hands
2. IRM
3. Le Chat Du Café Des Artistes
4. In The End
5. Heaven Can Wait
6. Me And Jane Doe
7. Vanities
8. Time Of The Assassins
9. Trick Pony
10. Greenwich Mean Time
11. Dandelion
12. Voyage
13. La Collectionneuse
14. Looking Glass Blues

Rate: 8.6/10

Download It!